Barocul
Categoria: Referat
Istorie
Descriere:
Imprejurarile care favorizeaza nasterea si propagarea caracterelor artei
baroce, adica cele care au contribuit la transformarea stilului
Renasterii, pentru a-l face sa alunece la cel prin care se defineste
barocul apartin la trei categorii deosebite. Unele sunt de ordin
istoric, altele de ordin psihologic, cele de-al treilea de ordin
estetic... |
|
|
1
BAROCUL
Imprejurarile care favorizeaza nasterea si
propagarea caracterelor artei baroce, adica cele care au contribuit la
transformarea stilului Renasterii, pentru a-l face sa alunece la cel
prin care se defineste barocul apartin la trei categorii deosebite.
Unele sunt de ordin istoric, altele de ordin psihologic, cele de-al
treilea de ordin estetic.
In prima jumatate a sec. XVI asistam la unul din
acele evenimente facute sa schimbe cursul istoriei, sa modifice
criteriile morale ale oamenilor, sa atinga sufletele in ce au mai adanc
si mai durabil, adica in credinta religioasa. Acest eveniment este
Reforma.
Consecintele raspandirii ei sunt imense, in toate
domeniile spiritului. Stim ca una din cauzele care o provocase fusese
acea paganizare a oamenilor timpului, insotita de o relaxare a
moravurilor si de o slabire a principiilor credintei adevarate. Ambele
aceste rele erau datorate poate ideilor umanistilor, dar si
conceptiilor artistice ale Renasterii, din ce in ce mai raspandita in
clasele culte ale Europei, in deosebi printre cei care conduceau
biserica de sub autoritatea papei. Dusmanii catolicismului imputau cu
vehementa clerului inalt, in cuvantari si pamflete, senzualitatea si
desfraul in care traia. Exemplele ce se citau erau cu adevarat
uluitoare si ele zdruncinau din temelie autoritatea morala a sefilor.
Biserica romana se gasea astfel intr-una din cele mai mari primejdii ce
au amenintat vreodata existenta. .Ea trebuia sa se vindece ori sa-si
vada credinciosii parasind-o, spre a o ataca apoi cu toata indarjirea
pasiunii.
Cei de care depindea soarta religiei catolice :
Papii, cardinalii, marii demnitari, se vad siliti sa reactioneze spre a
da o satisfactie opiniei publice. Este ceea ce determina convocarea
consiliului de la Trenta (1545-1563), menit sa fixeze normele sanatoase
si morale, dupa care sa se conduca in viitor catolicismul. Rezultatele
conciliului sunt vizibile in acea miscare cunoscuta in istorie sub
numele de Contrareforma. Este raspunsul autoritatilor papale la
atacurile si la amenintarile oamenilor Reformei. Printre ele, acuzarea
de imoralitate si de senzualitate pagana era cea mai des auzita si
poate cea mai justificata. Era cauza pentru care unul din principalele
rezultate ale conciliului a fost redactarea masurilor prin care sa se
purifice biserica, ceea ce a dus fatal la o simplificare si la o
ingradire a artei, la o moralizare a ei in subiect si intentii.
Se imputa artistilor si clientilor lor, apartinand
lumei religioase, introducerea unei idolatrii pagane, inadmisibile, in
locasul lui Dumnezeu, a unui desfrau de imaginatie, care era o
provocare directa, la pudoare si la puritatea spiritului crestinesc.
Conciliul decreteaza deci alungarea din tablourile si compozitiile
destinate clerului a tot ce putea destepta ganduri profane si rascoliri
de patimi in privitor. Modestia si severitatea conceptiei se cuvine sa
inlocuiasca libertatea abuziva care domnise pana atunci in casa
Domnului. Hotarare eroica, dar greu de aplicat si condamnata sa fie
incurand data uitarii caci vechile instincte nu pot fi multa vreme
incatusate. In triumful chiar al bisericii, dupa criza profunda care o
agitase si o condusese pana la pragul ruinei, ea gaseste un motiv
suficient de incredere, deci o noua cauza de exaltare, ce se va traduce
prin opere pline de avant si printr-o crestere nemasurata a
sentimentului. In definitiv, se ajunge la o noua forma de senzualism,
care constituie unul din caracterele izbitoare ale artei
Contrareformei, mai ales sub aspectul ei Jesuit.
Astfel, in operele de arta si, in genere, in
manifestarile culturale in legatura cu religia, ca o urmare acestui
sentiment de incredere oarba, de reinoire a catolicismului, intalnim o
nevoie adanca si chinuitoare de a se imagina aievea tot ce constituise
viata martirilor, o predilectie pentru formele de autochinuire
ascetica, pentru renuntarea la placerile lumesti, o pasiune aproape
febrila pentru Christ Patimitorul, pentru Fecioara, pentru suferintele
acesteia cand Fiul Ei se gasea rastignit pe cruce. Regulile ordinului
iezuitilor, iesit ca o alta consecinta din conciliul de la Trenta,
influenteaza in acelasi sens arta vremii. Printre cei care apartin
acestui ordin se recruteaza marii mistici de atunci si marii
predicatori. Pentru impodobirea bisericilor lor se face apel la cei mai
mari aritisti. Ordinul fixeaza oarecum normele care vor prezida la
desenarea planurilor si la decorarea lacasurilor cultului. Pe masura ce
influenta iezuitilor creste in lumea catolica, estetica lor se impune
in regiuni din ce in ce mai intinse. « Stilul iezuit » va fi astfel una
din formele curente ale artei Barocului.
Acestea ar fi cauzele de ordin istoric si psihologic
care provoaca nasterea si determina caracterele acestei forme asa de
particulare de arta care s-a numit stilul Baroc. Dar mai esti si o alta
de natura pur estetica. Ea nu determina poate, dar contribuie sa
intensifice aspecte provocate de celelalte doua cauze, tocmai fiind ca
actiunea ei merge in aceeasi directie cu influenta pe care o sufera
arta de la evenimentele istorice si psihologice la care faceam aluzie.
Aceasta cauza de ordin estetic este in legatura cu un fenomen observat
atunci cand stilurile declina si se caracterizeaza printr-o lipsa de
masura si de armonie, printr-un dezechilibru, prin manierismul care
apare, in mod fatal, in perioada finala a stilurilor, fenomenul acesta
observat si studiat este admis de mai toti istoricii de arta. In acest
sens s-a putut vorbi de un baroc al artei clasice grecesti, in epoca
alexandrina, cum s-a vorbit de un baroc al goticului. Era natural deci
ca dupa formele armonioase ale Renasterii, sa asistam la transformarea
lor in elementele exagerate si pletorice de care se va servi adesea
Barocul.
Barocul se naste in Italia, ceea ce este cu totul
natural, pe de-o parte din pricina infloririi la care ajunsesera acolo
artele majore, pe de alta din pricina consideratiilor de ordin politic
si psihologic de care am vorbit inainte. Italia va fi multa vreme inca
acel rezervor de forte vii, din care se vor adapa toate miscarile
importante in arta Apusului. Din acest punct de vedere nici o alta tara
nu se va putea masura cu ea. Este evident ca temperamentul italian,
impresionabil, pasionat, mai spontan decat al celorlalti occidentali,
nu putin a contribuit la propagarea noului stil. Sa nu uitam inca
tendinta locuitorilor Peninsulei spre exteriorizarile spectaculoase,
pornite dintr-un orgoliu cu totul in spiritul Barocului.
De la italieni, Barocul se raspandeste in restul
Europei, bine inteles acomodandu-se gustului public, imprejurarilor
locale, temperamentului artistilor, scotand in relief una sau alta din
trasaturile sale dominante, conform insusirilor particulare ale celor
care il vor practica sau ale celor carora se adreseaza.
O observare preliminara, arhitectura devine din nou
arta dominanta, care inglobeaza pe toate celelalte si careia totul se
subordoneaza. Aceasta se explica poate si prin faptul ca monumentele de
forme grandioase, uriase chiar, sunt toate in spiritul stilului si
devin un fenomen aproape obisnuit. Ele apar ca un simbol al fortei
dominatoare al Papilor sau a suveranilor cu putere absoluta. Era logic
ca si celelalte arte sa fie mai ales utilizate spre a servi ca
auxiliare acestei nevoi, generale la toti conducatorii autocrati de
state, adica la cei care vor proteja artele.
Numele de « Baroc » ce s-a dat stilului sec XVII se
pare ca este de origine iberica, spaniola sau portugheza. E un cuvant
ce se intrebuinta spre a desemna o perla imperfecta, asimetrica, fata
de o alta a carei forma era rotunda si regulata, fiindca asimetrice
erau si liniile in stilul Baroc. De aici epitetul a fost intins la
arhitectura, apoi la celelalte arte. Bineinteles ca la inceput
denumirea avea un sens perorativ, asa cum se intampla si cu cea de «
gotic », aplicata artei sfarsitului Evului Mediu. Ea a aparut abia prin
sec XVIII, intr-o vreme cand simpatiile esteticienilor mergeau toate
spre stilul clasic. In fond, ea arata putina stima in care atunci erau
tinute operele sec al XVII-lea.
Originea acestui stil, mai ales in ce priveste
arhitectura, trebuie cautata insa in Renastere. De aici, din arta sec
al XVI-lea tarziu s-au luat elementele care, modificate, prelucrate
conform preferintelor oamenilor sec al XVII-lea au ajuns la acele
forme, pe care le puteau considera ca perfect corespunzatoare estetice
Barocului. Insa, desi punctul de plecare poate fi considerat in
Renastere, ceea ce s-a imprumutat sec XVI-lea este asa de profund
transformat, incat, in momentul in care Barocul ajunge la expresia lui
suprema, formele de care se serveste vor fi nu numai deosebite ci
uneori direct in opozitie cu cele ale Renasterii. Liniile unei cladiri,
fiind ca am spus ca arhitectura este arta dominanta, adica conturirile
ce o limiteaza, distributia volumelor, raportul maselor, asa de logice
si de armonioase, prezentand in sec trecut o soliditate si un echilibru
suveran, se vor complica pana la absurd, vor fi animate de un ritm
sacadat, vor lua pozitii neasteptate, care par sa ameninte existenta
chiar a cladirii. Artistii se vor stradui din toate puterile sa
uimeasca, sa zapaceasca prin combinatiile cele mai bizare si mai
neprevazute. Totul va avea aerul unui decor de opera, a unor combinatii
provizorii, asemenea atator scenografii in teatru, care devenise unul
din genurile predilecte ale modei timpului, in general se poate spune
ca asistam la domnia tiranica a liniilor curbe si frante.
Se intalnesc fel de fel de combinatii contrastante,
menite sa se contrabalanseze unele prin altele. Astlfel, daca intr-o
parte a cladirii aparea o linie curbata intr-un sens ori un unghi
intrat, in partea opusa era o linie curbata in sens contrar, un plan
sau un unghi iesit in afara. Articulatiile unui monument care asa de
lamurit si de cu franchete erau puse in evidenta in Renastere, acum vor
fi ascunse, vor fi mascate de o imbracaminte exterioara. Pana si
regulile constructiei vor fi modificate, in sensul ca suprafata
cladirilor, zidite dintr-un material mai ordinar, va fi captusita cu un
material mai pretios si mai pitoresc la infatisare. Blocurile de
piatra, exact prinse impreuna si aparente pana atunci, rareori se vor
mai vedea asa de clar intr-o constructie.
Sculptura si pictura ajung din nou ajutatoarele
arhitecturii, sunt coborate la rolul secundar de arte decorative.
Tendinta de a creea iluzii, de a mistifica pe privitorim, devine o
norma generala. Cele doua nobile arte, carora Renasterea le datora mare
parte din prestigiul sau, adesea nu vor avea alt scop decat de a
contribui la aceste mistificari. De multe ori de pilda un decor este
executat jumatate sculptat, cealalta jumatate fiind pictata. Niciodata
un artist al Renasterii nu s-ar fi coborat la un procedeu atat de
suspect. Insfarsit pictura mai are de multe ori menirea sa ne dea
impresia ca spatiul decorat cu ea si inchis intre peretii unei cladiri
se sparge, ca pe acolo se vede cerul, de unde se coboara cine stie ce
coruri ingeresti, sau unde se indeplineste un miracol ce insoteste
triumful vietii vreunui sfant. Correggio nu este strain de aceasta
preferinta a oamenilor Barocului pentru perspectivele infinite,
obtinute prin ajutorul picturii de pe plafoane.
Subiectele tratate de artisti , mai ales de pictori
si de scultori la maniera lor ramanem uimiti de intensitatea
sentimentului lor, de patosul pe care-l pun in executie, de ardoarea
credintei, care imbraca uneori forme ciudata, mergand pana la un
misticism care nu intotdeauna stie sa se opreasca acolo unde incepe
dezechilibrul mintal. Gesticulare exagerata, poze si atitudini
violent-extatice, ori teatral-dramatice, languare, manierism, tot
atatea trasaturi care contrasteaza cu linistea nobila, cu stapanirea de
sine, cu armonia din operele create de Renastere, cu exceptia poate a
celor imaginate de Michelangelo care, dupa cum stim trece drept unul
din initiatorii Barocului sau de Tintoretto, si el un alt initiator.
In sfarsit, irealismul se opune in Baroc
rationalismului si naturalismului de la baza conceptiilor din vremea
Renasterii. De aceea, poate, artistii Barocului vad totul in mare,
construiesc monumente de dimensiuni colosale, se lasa dominati de
optica scenei. Intocmai ca in decorurile de teatru (este de remarcat de
altfel dragostea oamenilor sec XVII pentru acest gen literar) ei
planuiesc monumente despartite in mai multe corpuri care se succed in
spatiu, in planuri adesea la nivele diferite si care comunica intre ele
prin poduri suspendate, prin arcade, prin galerii aeriene.
Planul general al unui ansamblu de constructii este
de mutle ori radiant, pornind de la o cladire centrala sau de la o
piata, in mijlocul careia se inalta o fantana de mari proportii, un
obelisc, o statueta colosala. Uneori in nevoia de grandios, arhitectul
nu se opreste la zidurile exterioare ale constructiei, ci o imagineaza
ca facand parte dintr-un ansamblu de sistematizare mult mai intins, in
care intra tot terenul inconjurator, adica parcurile, lacurile, padurea
si pajistile din jurul ei. Imaginatia de vizionar a unui Piranesi, in
aqua-fortele sale, nu este decat in forma paroxistica si de o inalta
putere sugestiva, imbracata in arta unui gravor de geniu, a unor
insusiri destul de generale printre oamenii barocului.
Pentru a intelege ce inseamna un ansamblu
arhitectural al Barocului un exemplu edificator este Piata Sf. Petru
din Roma.
Vorbind de rolul Iezuitilor in crearea stilului
Baroc exemplificam Biserica din Roma construita de acest ordin, ea
fiind printre primele cladiri in care ne intampina tendintele stilului
si a fost ridicata intre 1568-1576, dupa planul lui Giacomo Vignola,
elev a lui Michelangelo, arhitect si teoretician al Barocului.
Cu cat inaintam spre mijlocul sec XVII cu atat
detaliile caracteristice stilului Baroc se inmultesc si se accentueaza.
Borromini (1599-1667), elev al lui Maderna este poate arhitectul care a
contribuit mai mult la progresele formelor noi, lui datoranduse intre
alte multe constructii frumoasa biserica Santa Agnes din piata Navonna.
Pietro de Cortona, pictor si arhitect (1596-1669)
merge si mai departe cu inovatiile in frumoasa fatada a Sf. Maria della
Pace.
S-ta Maria della Salute este opera arhitectului
Baldassare Longhena (1604-1682).
Una din numeroasele fantani decorative este Fontana
di Trevi executata de Niccolo Salvi in ce priveste arhitectura si de
Pietro Bracci in ce priveste sculptura, in prima jumatate a sec XVIII.
Mai putin monumentala, insa desavarsita prin proportiile si gratia ei,
este fantana Tritonului, opera lui Bernini, in piata Barberini.
Cum am amintit si la inceput, in Baroc sculptura si
pictura devin din nou auxiliarele arhitecturii. Arhitectii decid de
cele mai multe ori despre locul si forma pe care decoratiile, plastice
sau in culori le vor ocupa in fatada sau in interiorul unei cladiri. In
realitate situatia este ceva mai complexa si mai nuantata, astfel ca
multi dintre arhitectii insemnati, sunt in acelasi timp sculptori sau
pictori decoratori de plafoane. In aceasta dubla calitate ei isi
determina uneori singuri rolul pe care-l vor indeplini in celelalte
domenii, partea de contributie pe care o vor aduce intr-o constructie
insemnata. Asa incat, nu se poate pretinde ca in toate imprejurarile
arhitectul comanda sculptorului ci mai degraba ii cere, cand este vorba
de o personalitate de mare importanta, o colaborare foarte stransa. Asa
s-a intamplat cu Geovanni Lorenzo – familiar numit Gianlorenzo-Bernini.
E una din figurile cu adevarat stralucite ale acestei epoci, iar opera
sa bogata, variata, personala, in transformarile ce le sufera, se
confunda cu o evolutie insasi a sculpturii baroce.
Una dintre operele capitale ale artei italiene este
colonada Sf. Petru realizare grandioasa ce se poate masura cu oricare
alta, oricat de faimoasa din sec al XVIII-lea, autoru fiind
Gianlorenzo-Bernini. Ca sculptor se poate afirma fara exagerare ca el
este cel dintai artist al vremii sale.
Se naste la Napoli dar e de origine toscana, ceea ce
nu trebuie pierdut din vedere cand ii analizam maniera. Cea mai mare
parte a activitatii sale o petrece insa la Roman in serviciul Papilor.
Se poate vorbi deci de dansul ca de un reprezentant, aproape ca de un
sef al Scolii Romane in sec al XVII-lea. Traieste de la 1598-1680.
Viata sa, ca alta data cea a lui Michel-Angelo umple aproape un secol.
El a inceput sa produca inca de la varsta de 15ani, si a continuat sa
lucreze pana la sfarsitul vietii sale, perioada sa de activitate
intensa trecand de 65ani. Bernini a trait astfel imprimand pecetea
puternicii sale naturi, celei mai stralucite perioade a Barocului.
Toti contemporanii vorbesc de dansul ca de un om
inteligent, dotat, ca si multi alti mari creatori, cu un temperament in
acelasi timp ardent si reflectat, entuziasmandu-se repede, insa
obisnuit sa cantareasca de aproape mijloacele realizarii, ca si
principiile pe care le pune la baza lucrarilor sale. Ca toti cei
educati in contact cu operele nemuritoare ale Renasterii, el simtea
realitatea cu putere si niciodata nu s-a departat prea mult de ea, nici
chiar in perioadele sale cele mai indraznete. A stiut sa se identifice
cu aspiratiile vremii, sa puna in relief acele trasaturi care gaseau
mai ales ecou printre amatori. Studiind monumentele ce ne-au ramas de
la dansul, ajungem astfel sa parcurgem oarecum toate fazele importante
ale evolutiei gustului Baroc. « Rapirea Prosepinei » este printre
primele lucrari ale artistului executata la varsta de 24ani. Aici inca
nu se poate vorbi de un stil personal de vreme ce se simt amintirile
epocii anterioare. Indraznelile lui Bernini care il vor face celebru
n-au aparut inca in schimb orice cunoscator poate admira grandoarea
formei, o forta si o perfectiune de executie, care sunt in cea mai buna
traditie italiana, si care ne duc direct la arta Renasterii. In acelasi
timp, prin cateva detalii realiste artistul intensifica impresia de
viata, pe care incearca sa o destepte in noi. Acest contact permanent
cu modelul, chiar atunci cand fantezia artistului pare mai inaripata, e
una din caracterele predominante ale artei lui Bernini. E o insusire
care nu-l va parasi nici in momentele cele mai avantate si care ii da
superioritate incontestabila fata de toti ceilalti sculptori imitatori
ai stilului lui Bernini. Ea il impune de o potriva atat cunoscatorului,
cat si marelui public. Accentuand cateva detalii cum ar fi depilda urma
adanca pe care mana vanjoasa a lui Pluton o lasa in trupul plapand al
Proserpinei, dand o infatisare brusca gestului cu care zeita impinge
capul rapitorului ei, el ne da o iluzie a vietii, pe care un sculptor
clasic n-ar fi incercat sa o obtina. Si desi, cu cat va inainta in
varsta, stilul sau va deveni mai original, el isi va interzice
intotdeauna o deformare arbitrara a realitatii.
Fantana Tritonului, o alta opera foarte cunoscuta a
lui Bernini apartine unei epoci ceva mai tarzii, caci a fost terminata
cam prin 1640, pentru un Papa din familia Barberini, protector al
artelor. De aceea vedem pe soclu cele 3 albine din armele acestei
ilustre familii romane. Ideea ce a calauzit artistul a fost sa
realizeze ceva pitoresc, dar in acelasi timp monumental. A cautat sa
obtina pentru figura principala un suport solid care sa nu para greu si
nici macar prea masiv, prin liniile si volumul sau. Pentru aceasta a
recurs la o combinatie de figuri cu o baza bine fixata pe pamant, insa
prezentand intre ele goluri si conturandu-se prin linii foarte
mladioase. Imagineaza astfel un piedestal compus din 4 delfini care,
sprijiniti pe boturile lor si ridicand in aer cozile printr-o miscare
eleganta si serpuitoare ajung sa sustina scoica bivalva, pe care
incaleca Tritonul. Analizand in detaliu, fantana poate sa apara ca un
lucru prea complex in componentele sale. Ingeniozitatea artistului a
facut totusi ca din parti disparate si felurite, sa se ajunga la ceva
unitar si logic, ce impune prin echilibrul compozitiei. Soliditatea pe
care dorea sa o sugereze este rezultatul unor impreunari de elemente
delicate cand le luam pe fiecare in parte.
Pe masura ce gloria sculptorului creste i se cere
tot mai des concursul pentru decorarea interioara a bisericilor din
Roma. Evident basillica Sf. Petru este cea in care el va avea mai des
ocazia sa se manifeste, cu atat mai mult cu cat aici isi alegeau loc de
inmormantare cei mai multi dintre Papii contemporani. Bernini este
adesea insarcinat cu construirea monumentelor, care trebuiau sa le
eternizeze memoria. Aceste monumente le vom intalni pe parcursul
carierei artistului. Ne vom opri insa la unul singur mai caracteristic,
mai conform ideii pe care oamenii Barocului si-o faceau despre
insusirile si aspectul ce se cer unui monument funerar: „Mormantul
Papei Alexandru al VII-lea” a fost executat intre anii 1671-1678, in
ultima perioada a vietii artistului, atunci cand el ajunsese un om
aproape de 80 de ani. Monumentul trebuia sa se conformeze situatiei,
adica sa se supuna arhitecturii si sa imbrace spatiul de deasupra unei
usi, intr-o firida din interiorul bisericii Sf. Petru. Insa, ca si cum
acest spatiu ar fi prea ingust pentru ca sa primeasca intregul
monument, figurile principale sparg limitele, le depasesc la dreapta si
la stanga firidei, ca si in partea de deasupra intrarii.
Problema ce se punea pentru sculptor era deosebit de
grea. Evident, nu se putea aseza un monument intr-un asemenea spatiu
impropriu asa cum se asaza o statuie pe o polita de lemn sau pe un
suport de piatra. Era nevoie sa se ajunga la un acord intre opera si
locul care-i servea de cadru. Aceasta unitate a fost obtinuta de
Bernini prin imaginarea unei perdele grele de stofa pretioasa
(realizata in marmura rosie cu vine de culori deosebite) care se lasa
cazand greoaie deasupra usii. Moartea, sub formea unui schelet de bronz
aurit, tinand in mana un ceasornic de nisip, amintind ora cand fiecare
va trebui sa-si dea seama de faptele sale, ridica perdeaua, lasand sa
apara usa, deasupra careia este asezat monumentul. In mijloc, pe un
soclu inalt, Papa ingenuncheat, in jurul lui 4 statui alegorice,
simbolizand 4 din virtutiile crestine care caracterizau pe Sfantul
Parinte. Astfel, in stanga, Caritatea ingrijeste de un copil. Cele doua
figuri din prim plan sunt tratate mai in detaliu si au proportii
simtitor mai mari decat cele din fundal. Diferentiind proportiile
acestora din urma, Bernini aspira sa creeze iluzia unei perspective in
adancime, pe care altfel n-o putea sugera, dat fiind spatiul in care
fusese nevoit sa aseze opera.
Ca elemente noi apartinand Barocului in aceasta lucrare amintim in
primul rand policromia. Desi e vorba de o sculptura, artistul nu s-a
marginit la un singur fel de piatra, ci a asociat mai multe feluri de
marmura pe care le-a combinat apoi cu bronzul aurit. Astfel draperia
este din marmura rosie strabatuta de puternice vine galbene, figurile
alegorice de marmura alba ca si statuia Papei, pe cand piedestalul este
din marmura verde. In fundal, firida, ca si cei doi pilastrii care
ingradesc totul, au ornamente de piatra de diferite culori, dispuse sub
forma de mozaic.
Comparata cu operele anterioare ale lui Bernini, aceasta sculptura este
animata de o agitatie, de o neliniste, potrvit cerintelor timpului,
care noua astazi ni se par putin teatrale si poate nu de cel mai bun
gust. Acesta este insa rezultatul final al artei lui Bernini, aspect
sub care mai ales ne reprezentam stilul Barocului, cel care a gasit cei
mai multi imitatori.
Un alt detaliu, inca si mai caracteristic pentru epoca Barocului, este
disparitia limitei care desparte pictura de sculptura. Astfel, in
reprezentarea Trinitatii, tema principala acestui altar, Dumnezeu Tatal
apare in frontonul de sus, sculptat, iar Fiul si Sf. Duh in medalion,
pictati. Gestul tatalui privind in jos, nu s-ar intelege decat daca-l
interpretam ca facand parte din aceeasi compozitie cu Fiul, rastignit.
Acest amestec de tehnici, aceasta trecere de la pictura la sculptura si
invers, in aceeasi compozitie, constituie una din caracteristicile
distinctive ale Barocului.
Capodopera lui Bernini, este, dupa parerea multora, altarul Sf. Tereza.
A fost terminat catre 1646 si se considera ca insumand toate
trasaturile esentiale ale sculpturii baroce, in epoca ei cea mai
infloritoare: policromia, deci efectul pitoresc; bogatia si varietatea
materialului intrebuintat; utilizarea in compozita generala a liniilor
si planurilor contrastante facandu-si echilibru intre ele; un
aranjament si o dispozitie a detaliilor pe care nu le-am intalnit in
epocile anterioare.
1
Secolul al XVIII-lea in pictura oscileaza in Italia intre exemplul lui
Rafael si cel al lui Michel-Angelo. Pentru unul sau altul dintre
pictori Titian nu e nici el dat uitarii. Prin magia coloritului sau,
Venetianul atragea in deosebi pe cei mai sensuali dintre artisti. Cei
trei mari maiestrii au spus prin arta lor neintrecuta tot ce se putea
spune cu pensula si prin culoare: unul cu un nobil sentiment al
grandorii, cu un sens al armoniei totului, al compozitiei pline de
echilibru, in care se misca cu o gratie incomparabila forme perfecte,
uneori in atitudini eroice; cel de-al doilea, cu o forta si un avant
barbatesc, cu un sentiment dureros al tragicului, o preferinta pentru
trupurile atletice, in atitudini patetice, indoindu-se si rasucindu-se
in ardoarea pasiunii, in compozitii pline de miscare; cel de-al treilea
insfarsit, cu o intelegere a vietii calme si senine, un gust unic si o
inclinare spre tot ce multumeste deplin ochiul si prin ochi spiritul ,
cu un dar pentru potrivirea tonurilor ce n-a mai fost atins. Iar, daca
mai adaugam acestora pe delicatul Correggio, plin de gratie morbida,
inamorat de lumina si de spatiu, si pe dramaticul si stralucitorul
Tintoretto, aproape am inchis cercul in mijlocul caruia vor evolua
pictorii de cevalet si decoratorii de mari suprafete ai epocilor
imediat urmatoare. Asa s-au nascut curentele care domina pictura
italiana la sfarsitul secolului al XVI-lea si inceputul sec al XVII-lea.
Insfarsit, la toate aceste imprejurari, care influenteaza dezvoltarea
picturii Baroce, se mai adauga una, cu incalculabile consecinte. Ea e
esita din nevoia de a se ajunge la o unitate de doptrina si de metoda
printre artisti: fundamentarea academiilor de arta.
Pana la mijlocul sec al XVI-lea orice artist era nevoit sa se formeze
intr-un atelier, pe langa un maiestru. El incepea ca ucenic,
ajutandu-si maestrul la prepararea panzelor sau a planselor de lemn, pe
care picta, pisand si frecand culorile, amestecandu-le cu apa, cu ulei,
cu albus sau cu galbenus de ou. Ceva mai tarziu trecea la operatii mai
delicate care prindeau sa semene a pictura. Astfel, el zugravea anumite
portiuni din tablouri sub supravegherea unui tanar mai experimentat sau
a maestrului insusi, executa o draperie dupa o schita, un fond, de
talii mai putin insemnate. Insfarsit, intr-o faza si mai inaintata a
invataturii, i se incredintau parti mai importante, si numai dupa
aceasta devenea un maestru el insusi primit in corporatie. Acesta era
momentul cand se despartea de pictorul sub care se formase si-si
deschidea un atelier propriu cu invoirea corporatiei in care acum era
admis. Daca mijloacele ii permiteau si daca se prezenta ocazia, el
ajungea la randul sau seful unui atelier in care veneau altii sa-si
formeze talentul de pictor.
La sfarsitul secolului al XVI-lea insa, incepe sa se simta nevoia unei
invataturi de ordin mai general, aceasta invatatura generala ia mai
mult sau mai putin forma celei ce se preda azi in scolile de arte:
cursuri teoretice si lucrari practice din domeniul artei; expuneri din
domeniul filozofiei, al istoriei artei, al anatomiei, al perspectivei,
facute de profesori, sedinte si exercitii in atelier, de desen dupa
natura, de compozitie dupa desene si gravuri de mari maestrii, copii,
toate corectate de un artist reputat, sef al academiei.
Acesta este momentul in care se cuvine sa vorbim despre un pictor al
carui loc este greu de fixat intre Renastere si Baroc dar care poate fi
tratat ca un initiator la originea Barocului in pictura: este vorba de
Tintoretto. Cu Tintoreto se incheie o epoca si incepe o alta in istoria
picturii. El a fost un ucenic a lui Titian. Cele mai frumoase nocturne
pe care le cunoaste arta sunt datorate lui Tintoreto si acopera
zidurile faimoasei Scuola di San Rocco. Se spune ca uneori, ca si El
Greco, ca si Pousin, ceva mai tarziu, el modela figurile sale din
ceara, le aseza asa cum trebuia sa apara in tablou si apoi le lumina
puternic, dintr-o parte, ca sa-si dea seama de efectele obtinute, de
ansamblul compozitiei. Proceda apoi la o schita a intregului in
carbune, in stilul sau vibrant de desenator care ii este propriu si pe
care nu-l intalnim decat mai tarziu, la Daumier, maniera cea mai
indicata sa sugereze o miscare in devenire. Abia apoi urma sa-si
compuna scena ce-si propusese sa o reprezinte. Teatrul , cu costumele
sale bizare si somtuase, cu perspectiva sa particulara, este de multe
ori la baza punctului de plecare a lui Tintoreto. Si in aceasta marele
Venetian este un novator, si in totul conform tendintelor Barocului de
mai tarziu. Adam si Eva este una din primele lucrari a lui Tintoreto si
se afla astazi la Academia din Venetia. Ciclul pentru Scuola di San
Rocco reprezinta un pas mai departe al maestrului si poate culmea
genului sau multiform. Vom aminti aici 4 din picturile sale murale:
fuga in Egipt, Isus inaintea lui Pilat, rastignirea si coborarea de pe
Cruce (Pieta).
Productia lui Tintoretto este prodigioasa. Putini pictori pe lume au
fost mai fertili decat dansul, poate nici chiar Rubens cu atat mai mult
cu cat ajutorul primit de la elevi n-a atins niciodata proportia celui
primit de marele flamand, de la cei din atelierul sau.
Dupa aceasta analiza sumara acestui genial reprezentant al perioadei de
tranzitie de la Renastere la Baroc, se poate trece la studiul
adevaratilor pictori ai Barocului.
Se incepe cu o analiza scurta a manierismului, cand ne apropiem de
finele sec al XVI-lea si de inceputil sec al XVII-lea. Pornim de la
exemplul marilor maestrii, adica de la niste modele de toti admirate,
dar insistand indeosebi asupra unora din caracterele lor, cativa
pictori ajung la manifestari atat de ciudate, de maladive am putea
spune, daca le comparam cu principiile sanatoase ale renasterii, incat
se poate intelege din aceasta trecere in revista, cat de justificate
sunt uneori reactiile unor urmasi, pentru care armonia si masura raman
normele esentiale in arta, ca si stricta observare a naturii.
Parmeggianino, este un manierist cu calitati rare, un ochi
experimentat, un elev a lui Corregio. De la acesta detine suavitatea,
languarea, acea „morbidezza”, trasatura dominanta a maestrului din
Parma.
Dupa trecerea in revista a manieristilor, este bine sa procedam la o
amintire sumara a „eclecticilor” in fruntea carora se gaseste familia
Carracci, conducatoarea Academiei „boloneze” si intemeietoarea scolii
ce va devenii celebra in acest oras..
Privirea asupra Barocului italian s-a terminat, merita sa amintim si
Franta, care dintre toate tarile occidentale, mai mult si mai de
aproape a fost in contact cu Italia si s-a inspirat de la arta acelei
tari.
Pentru un francez, aspectele diverselor opere, de arhitectura, de
pictura, de sculptura, trebuie sa se supuna unor necesitati de
claritate si logica in toate manifestarile sale, dar mai ales in arta
supusa unor nevoi de masura si armonie intalnite la baza tuturor
productiilor spirituale frantuzesti.
Trecand la arta unui alt mare popor occidental, merita sa amintim si
pictura engleza. Mai putin importanta in alte domenii, desi pe terenul
arhitecturii ea cunoaste un mare artist, Christ Wren, autorul planului
catedralei Sf. Paul din Londra, ea se ridica la mari inaltimi in ceea
ce priveste portretul. Astfel putine sunt tarile care catre finele sec
al XVIII-lea si inceputul sec al XIX-lea merita sa stea alaturi de
Anglia in acest gen de pictura, aceasta inflorire a picturii a venit in
Anglia destul de brusc, pentru ca in Evul Mediu, Anglia se remarca prin
maretia arhitecturii sale religioase bazata pe influente frantuzesti si
elaborata dupa genul particular al natiunii Britanice si dezvoltata mai
tarziu in vremea Renasterii prin proportii grandioase, stil flamboyant,
linii clasice, aplicate la arhitectura civila. Amintim aici cladirile
marilor centre universitare Oxford si Cambridge.
Ca pictori renumiti ai acestei perioade, amintim pe Van Dyck care
devine rasfatatul bunei societati engleze si primeste chiar titlul
nobiliar devenind Sir Antony Van Dyck, si satisface in sec al XVII-lea
nevoia de portrete din ce in ce mai raspandita in societatea britanica.
Acesta lasa opere nemuritoare pe teritoriul englez.
Catre inceputul sec al XVIII-lea scoala engleza este deja creata si
cunoaste din primul moment un mare pictor: William Hogarth. Prin opera
sa acesta demonstreaza doua lucruri , ca englezul este si el capabil sa
produca o arta inalta, care impresioneaza prin subiect si prin felul
impecabil al executiei ei; ca burghezia, clasa oraseneasca, din
mijlocul careia se ridicase, putea sa-si gaseasca expresia idealului ei
de viata in lucrarile pe care el le efectueaza.
Generatia care vine dupa Hogarth are de acum calea deschisa pentru a se
manifesta si astfel cel mai stralucit reprezentant este Sir Joshua
Reynolds ce creeaza portrete de barbati in care scoate in relief
temperamentul si caracterul deosebit al medelului si ne da
posibilitatea sa citim uneori pe fizionomie profesiunea acestuia,
astfel incat privitorul recunoaste daca are in fata un scriitor, un om
politic, un militar, sau un „om de lume”.
Putem fi siguri ca Barocul francez, va fi altfel decat cel italian, el
va fi mult impanat cu elemente ale Renasterii si de aceea va fi
considerat uneori „clasic” in diverse tratate despre istoria artei,
unde se vorbeste de el ca de un „age classique”; va lua adica din
Barocul propriu-zis numai atat, cat se potriveste cu atare conceptie a
stilului. Elementele Barocului ajung in Franta pe doua cai: pe de-o
parte prin contactul direct al artistilor acestei tari cu arta
italiana, iar pe de alta prin numeroasele tratate teoretice, consacrate
diverselor forme ale artei, dar mai ales ale arhitecturii, scrise de
italieni si raspandite in tot Apusul Europei.
Arhitectura franceza ca si cea italiana, se dezvolta pe doua taramuri:
pe cel religios si pe cel civil. La inceput, arhitectura religioasa
imprumuta de-a druptu forme italiene pana ce cativa arhitecti izbutesc
sa contopeasca contributia straina cu vechi elemente ale Renasterii,
acum traditionale in Franta, constituind acel stil propriu francez, mai
legat de conceptia clasica. Reprezentat de exemplu la constructia
bisericii Val-De-Grace sau al domului Invalizilor din Paris.
Arhitectura civila se prezinta mult mai original. Domeniu in care
francezii sunt mult mai indrazneti si mai inventivi; Palatele lor, vor
fi diferite de cele ale italienilor, atat la exterior cat si la
interior, si ele apartin la doua categorii deosebite: Palatul regal, de
mari proportii, destinat monarhului, conceput sa corespunda unor
destinatii multiple si desfasurarii unor vaste ceremonii. Celalalt, mai
modest, este „ hotelul” ce serveste de locuinta nobililor.
Merita sa amintim aici pe faimosul arhitect de gradini Le Notre, care
ca in orice constructie Baroca de oarecare importanta realizeaza un tot
unitar intre cladire si parcul cu statuetele care o decoreaza si
completeaza ansamblul arhitectonic.
Planurile domului invalizilor au fost concepute de Jules Hadrouin
Mansari, unde intalnim linii curbe, lanterna si volute caracteristici
Barocului.
Nimic nici in Franta, nici aiurea printre constructiile sec al XVII-lea
nu se poate compara cu castelul de la Versailles. Este cel mai
stralucit ansamblu de arhitectura franceza. Este opera lui Jules
Hardouin Mansard care a terminat un plan inceput de Le Vau. Amandoi
s-au servit de elemente clasice amestecate cu putine ornamente ale
Barocului, dispuse insa cu ceva mai multa masura si gust de cum se
petreceau lucrurile in Barocul italian. Usile sunt sculptate sau
pictate, clantele, zavoarele , tot ce este de metal este lucrat in
bronz auriu si cizelat.Este cel mai stralucit exemplu in domeniul
decoratiunilor interioare.
In ceea ce priveste sec al XVIII-lea ne preocupa mai putin
personalitatea arhitectilor, numerosi si greu de urmarit in evolutia
lor, si mai mult ne preocupa monumentele care ne dau cateva idei clare
asupra constructiilor publice ale epocii, asupra caselor si hotelurilor
particulare, asupra infatisarii oraselor, mai ales a pietelor mari,
care sunt una din formele importante ale creatiei artistilor din acea
vreme, exemple elocvente ale asa numitului urbanism, amintim aici pe
Joules Hardoin Mansard (1646-1608), mare arhitect al ultime perioade
din vremea lui Ludovic al XIV-lea.
Hotel Matignon este un exemplu tipic al unei importante constructii din
sec al XVIII-lea al carei arhitect a fost Jean Courtonne (1671-1739) si
hotel Soubise cu ale lui decoratiuni interioare ce constituie un pas
mai departe in evolutia spre spiritual si fantezist pe care-l face
Germaion Boffrand (1667-1754), elev al lui Mansard.
In domeniul sculpturii, reprezentant prin excelenta al Barocului
francez merita sa-l amintim pe Pierre Puget (1622-1694) si capodopera
artei sec. al XVII-lea reprezentata de Perseu si Andromeda.
In ceea ce priveste pictura franceza a epocii aceasta are la dispozitie
posibilitati multiple, infinit mai numeroase si mai variate de a „nara”
decat sculptura si acesteia ii revine rolul esential in laudele pe care
arta le aduce persoanei regale. O vedem deci ca un auxiliar pretios in
serviciul celor a caror functie este sa transmita generatiilor viitoare
si sa tina mereu vii in fata publicului faptele memorabile din lunga
domnie a monarhului. Ea imbratiseaza deci, genul istoric, caci tot in
genul istoric intra si subiectele religioase ori scenele mitologice,
unele rezervate capelelor si bisericilor, celelalte apartamentelor
private.
Genul istoric in pictura este nobil, plin excelenta. Alaturi de genul
istoric, un rol inca important dar putin inferior il ocupa si
portretul. El se pune in serviciul suveranului si familiei acestuia,
pentru ca le raspandeste si le perpetueaza imaginile. Prin imitatie, va
servi si pentru reprezentarea membrilor famiilor nobile si bogate, a
persoanelor apartinand clerului sau marii burghezii.
Celelalte genuri, peisajul si pictura de genre sunt mai putin
cultivate, ele se bucura insa de reprezentanti atat de straluciti,
incat astazi si pentru gustul nostru, ei intuneca gloria celor mai mari
decoratori ai timpului. Astfel amintim pe Claude Lorain sau fratii Le
Nain.
In fruntea reprezentantilor picturii istorice decorative se afla
Charles Le Brun si Eustache Le Sueur.Cel mai stralucit pictor
apartinand genului istoric este insa Nicolas Poussin, alaturi de care
il amintim pe Claude Lorain, mare „peizagist”. Insfarsit tabloul nostru
sumar trebuie completat si cu numele celor cativa insemnati portretisti
ai timpului cum ar fi Philippe de Champaigne si Hyacinthe Rigaud si
Largilliere.
Sculptura va urma in sec al XVIII-lea in Franta aceeasi cale pe care a
urmat-o si arhitectura. O singura deosebire, importanta fata de ceea ce
constatam in domeniul arhitecturii: sculptorii vor trata in operele lor
mai ales trupul uman, caci nudul este principalul lor subiect, bazat pe
formatia lor la Roma, in calatoriile de studiu, sau la Paris, pe cand
urmau lectiile membrilor Academiei. La mai toti dintre ei amintirea
statuetelor greco-romane este incontestabila.
Prin redarea figurii si a nudului, mai ales cand e vorba de un trup
tanar se sugereaza viata reala, vioiciunea si caldura varstei, forta
muschilor, armonia proportiilor, provenind nu din respectarea unui
canon ci din contactul cu natura, acesta fiind terenul pe care pana
acum, sculptura franceza al sec al XVIII-lea n-a cunoscut nici un rival.
Unul dintre numele de sculptori cu adevarat pretuit al acestei perioade
este cel al lui Guillaume Coustou (1677-1746), elev al marelui
Coysevox, ce ajunge in ultimii ani ai vietii director al Academiei de
Arte, este mai ales cunoscut prin statuia Reginei, a Mariei Leczinska,
sotia lui Ludovic al XV-lea, si prin grupul celebru care pana azi
decoreaza intrarea Campiilor Elizee din spre piata Concordiei.
Amintim alaturi de Coustou pe Robert le Lorrain (1666-1743). Opera sa
capitala „Caii Soarelui” ce decoreaza grajdul „Hotelului” familiei de
Rohan din Paris.
Ecouri baroce in tarile romane
Barocul, cum ne-am putut convinge pana acum este un
stil specific
Occidentului ce ia nastere in Italia care prin relatiile sale
comerciale si culturale cu Orientul Europei, nu putea sa nu influenteze
asupra Balcanilor si, in special, asupra Munteniei si Moldovei.
Aceste influente sunt, e drept, sporadice, se
exercita mai mult
asupra arhitecturii, si ornamentatiei in piatra sculptata, sunt
intermitente si adesea intunecate in detalii cu mult mai vechi, de
provenienta bizantina sau orientala. Ele exista totusi si trebuie
semnalate.
Desi bazate pe o puternica traditie bizantina
variantele balcanice
imbraca infatisari destul de deosebite de la un popor la altul si
produc fiecare, o serie de monumente, in care arhitectura si pictura se
remarca prin cateva ansambluri, dintre cele mai interesante in acea
vreme, prin aceste parti.
Arta, care si la noi este pusa in primul rand in
serviciul religiei
va tine seama de sugestii ce-i vin de dincolo de Dunare, mai ales din
Serbia.
Putin cate putin, un „stil romanesc” se formeaza in
Muntenia si
Moldova. Astfel G.Bals mentioneaza contributia strainatatii la formarea
artei moldovenesti, care nu e prea deosebita de cea munteneasca: „La
marele val bizantin, atunci modificat de contributii secundare, vine sa
se amestece un val gotic (foarte putin pronuntat in arta munteneasca)
care atinge aici, pe continent, extrema sa limita orientala. Pre cai
inca nedeterminate… vin sa se amestece acolo influente armenesti,
caucaziene si mai in urma in deosebi in detalii, influente turcesti,
rusesti si occidentale care mai ales in perioada de decadenta, ajung sa
se suprapuna, fara sa se amestece.
Aceasta reprezinta situatia de la noi pana la finele
sec. al XVI-lea
De la o vreme insa, care incepe cu domeniile, marete
prin
constructiile lor, ale lui Matei Basarab, si Vasile Lupu ce coincid cu
epoca de inflorire a Barocului italian, asistam la o inoire a
ornamentelor sculptate, la o modificare a stilului mobilierului
religios si al celui al odoarelor sacre, care nu sunt deloc
intamplatoare. Italia, direct, prin Venetia, sau prin intermediul
regiunilor dalmatine obisnuieste sa ne trimita nu numai unele detalii
decorative, dar chiar si unele principii, la care se vor supune
arhitectii de la noi. Chenarele ferestrelor si ale usilor, pisaniile
dedicatorii, pietrele de mormant, coloanele si balustradele,
catapitesmele, ca si parte din mobilierul de bronz de argint sau de
lemn sculptat si aurit, capata un rol mai important decat cel pe care
il avusesera. Ele raman la locul pe care-l ocupa de atatea sute de ani
dictat de planul vechi bizantin, devin insa mai bogate, capata o
aparenta mai realista, dau impresia cand e vorba de un ornament floral,
ca e fraged, mladios, si elegant. Suprafata sculptata se intinde,
relieful se accentueaza, capata volum, si adancime. Dar, mai ales rolul
Barocului apare fara posibilitate de indoiala in ornamentarea
coloanelor si balustradelor. Coloanele din interiorul sau de la
exteriorul bisericilor, si capitelurilor se latesc, se ingreuneaza cu
multiple ornamente florale. Corpul coloanei, (mai inainte drept) se
rasuceste, detaliu specific Barocului, se incarca cu fel de fel de
caneluri, drepte, cand ramase drept in spirala, cand se rasucesc. Intre
coloane sunt asezate balustrade iar la scari rampe. (ex: Hurezi).
Stilul acesta din ce in ce mai inflorit, strabate
perioada de la
finele sec al XVII-lea si tot sec al XVIII-lea culminand in cateva din
bisericile Iasiului, in special Golia, a carei fatada cu pilastrii
baroc si ferestre in acelasi stil este din sec al XVIII-lea, in cele al
Cantacuzinilor, ale lui Brancoveanu, la Vacarestii lui Mavrocordat.
Impulsul pentru aceste inovatii in arta noastra este
clar ca a
venit din Apus. Uneori insa, pornind dinspre Apus, el trece printr-un
spirit oriental, de la Constantinopol, sau aiurea, cum se intampla cu
acele ornamente din vremea lui Brancoveanu, in stuc, care impodobesc
uneori monumente religioase, dar mai ales cladirile laice, cladiri din
care, cu exceptia palatului de la Mogosoaia, prea putine au ajuns pana
la noi.
Pe masura ce inaintam in sec. al XVIII-lea ca o
consecinta a
domniei fanariotilor, influentati de cele ce se petreceau la
Constantinopole si de multe ori fara nici o intelegere pentru traditia
Nationala, putem fi siguri ca elemente baroce au sosit si pe aceasta
cale, in Moldova ele ajung la noi chiar si prin Rusia, unde influenta
artei italiene este trecuta prin mentalitatea ruseasca sau practicata
chiar de italieni.
|
Referat oferit de www.ReferateOk.ro |
|